《云霄之上》是一部特别的有质感的影片。
大量的长镜头手法,惊艳的构图,沉浸的叙事手法,耐人寻味的方言,流动的电影语言,神秘的山林,飘渺的云雾芦苇,极致的配乐音效,克制的情感表达。。。
这是一部你在院线难以看到的电影。
在被商业片包围的今天,你很难想象红军的故事可以这样讲。
光影的表达让这表面平淡的小故事变得深沉,如光影的缓缓流动般,将观影者带入那个属于创作者和观众独有的交流空间。
毫无疑问,这是一部诗意的电影。
导演没有局限于主角的视野,而记录了这个世界应有的一切,摄影师们用镜头去传递流动的大自然。
流水,蝉鸣,留白,观众也仿佛到了云霄之上。
主线是主角团在两天内炸毁白匪弹药库。
一路上,有牺牲,有争执。
在故事的高潮段,一个个突如其来的牺牲展现在观众眼前,最后以主角淋在红色的血雨中结束。
这雨好像就是在陌陌怒斥着一切。。。
ps一个观影不好的体验:灯光暗我不知道主创说了多少次低成本,总之,电影完成得很好!
在2021年的北京国际电影节上,《云霄之上》成为最大赢家,这部由中国美术学院影视与动画学院教授刘志海导演执导、周佳鹂编剧的影片荣获第十一届北京国际电影节天坛奖、最佳男主角(团体男演员)、以及最佳摄影奖项,收获了众多好评。
导演李睿珺这样评价:“影片非常难得的是把目光投向了一个个具体而又鲜活的个体,温柔、残酷且富有诗意;而且在同类题材电影中勇敢且非常成功地做了电影语言的探索。
”
作者:耿艺淇编辑:兔子彬诶责编:置否策划:抛开书本编辑部未经许可,禁止转载抛开书本6月17日,艺术战争电影《云霄之上》正式在全国艺联专线上映,这部不同于传统主旋律的战争诗性电影讲述了浙西南地区,年轻的红军战士洪启辰接受到48小时内务必炸毁敌方白匪弹药库,来挽救前线三百多条战士性命的任务。
然而这份任务鲜少人收到,在行进途中洪启辰与其他散落的战士相遇,最后共同抵抗白匪的围追堵截,但自身的队伍也早已损失惨重,队伍在氤氲云雾的山间、幽深阴冷的山洞、破旧简陋的废屋等之间辗转奔波,影片最终在一片鲜艳的血雨和枪声中结束。
许多人在观看完《云霄之上》后往往谈论起影片中富有诗意、犹如水墨画般的视觉画面。
例如在片头处,洪启辰身穿破旧的麻衫,在湖下艰难缓慢地游动,他一边游泳,边用手轻轻拨开身边一个个战友静默且冰冷的尸体,仿佛经过他们仍在呼吸的身体,又仿佛一切都是洪启辰对湖底牺牲场景的再度想象。
镜头以主观的视角缓慢地跟随移动,水中的声音宁静,犹如庄重的圣殿。
在《云霄之上》的宣传海报之一中写着:“危险无处不在,求生还是赴死?
”——战争中的死亡是影片持续探讨的主题之一。
在以往战争片的传统叙事中,英雄与敌人或者其他人物的死亡往往在特定的情节出现,主角的死亡或者求生的行动常带来明显的戏剧性色彩。
而《云霄之上》中,无论是一行人共同潜伏在水下伺机行动被发现而牺牲的场景,还是在葱郁的麦田中与敌人进行伏击战时的桥段,人物角色的死亡携带着极大的不确定性。
周茹云作为唯一的女性角色在麦田的战斗中即将留到了最后,但是在茹云被队友呼喊名字后,一记冷枪让周茹云随即倒下牺牲。
战斗中的死亡太过无常,生命于战争而言总是太过渺小、太过微弱,镜头也始终以写实的长镜头来进行叙事,更加完整保留了叙事的真实力量。
再比如,当洪启辰告诉队友,是否选择完成上级交给的任务都是自己的权力,并宣告自己决定独自完成任务时,众人正处在一个深幽湿冷的山洞中,洞外的云雾缭绕,脚底杂木丛生。
而洪启辰的坚定决心感染了众人,这支在途中互相搀扶救助的队伍里有长者,有年轻的战士,有刚毅的女性,也有警觉的孩童,也有一个狼狈的逃兵。
他们决定去共同完成这个艰巨但异常关键的任务,此时镜头里的他们有着钢钉般的意志,神情坚定,目光炯炯,在山洞巍然屹立。
观影之后,最令笔者感到动容的地方是《云霄之上》的确不同于以往传统的主旋律的战争片,一味地追求爆裂的声势浩大的场面和短快的叙事节奏,而是试图在影像的形式感与写实性之间寻求一种叙事的平衡。
这种平衡基于浙西南地区的故事场景展开,画面时常在崇山峻岭的幽静、潮湿,静谧中,在战士相互慰藉,在同吸一根烟的昏暗场景里,又或者仅仅是记录战士们在稍作休息的夏夜里睡意昏沉的姿态里,动物的意象(如蛇、白蛾等)也同样多次出现,喻示着危机与警觉。
在影片的摄影方面,不难看出创作者用了很大的心思去构想,镜头的运动也多以长镜头为主,以一种真诚纪实的视角叙事。
映后,往往有许多观众提出“每一帧画面都能作为明信片”的夸赞,当然,画面的精准构图和设计也因此为人诟病“学院风”太重了,反而脱离了以往战争片的观影经验,让人感到意象的意味太浓。
但影片所带来的真切动人的力量仍旧引起了许多观众的共鸣,这样一部特殊的战争题材的作品聚焦于一件被浩大历史埋没的真实事件,将镜头对准浙西南地区里的普通平凡的“无名战士”,能给予观众更多关于历史、战争以及有关使命的启迪。
An award-winning arthouse war film set during the Chinese civil warBeyond the Skies, the directorial debut of Chinese Academy of Art professor Liú Zhìhǎi 刘智海, is a black-and-white arthouse war film that is evocative of Chinese ink wash painting. It premiered a year ago at the Shanghai International Film Festival, then nabbed three Tiantan awards in Beijing before moving onto other festivals in Kyoto and Okinawa. But at home, few have heard about and even fewer have watched this film.Set in 1935 during the Chinese Civil War, the film follows the young Communist soldier Hong Qichen on a mission to destroy the Kuomintang (KMT) ammunition depot within 48 hours; at stake are the lives of 350 of his fellow soldiers. On the way, Hong enlists the help of other Red Army recruits. Their high-risk trek across the treacherous, dreadful mountains exacts a heavy toll, and the situation is further complicated when it seems that no one else has received the order that Hong did. Against the backdrop of palpable tension filling the heavy air, Beyond the Skies explores the conflict between individuals’ survival instinct and their sense of duty to their nation.Probably one of the lowest-budget war films in history, Beyond the Skies is decidedly different from other war films. “It’s actually a commissioned work,” says the director Liu, “but the government wanted a biographical war film in the traditional sense. However, I’m relatively averse to such orthodox, ‘main melody’ (主旋律 zhǔ xuánlǜ) war films with grand narratives.” His feeling is understandable, especially when the current domestic film industry has been oversaturated with blockbuster war epics such as The Battle at Lake Changjin and Snipers.“Because our budget was low, we wanted to tell a small-scale story with a simpler plot, but at the same time, we tried to innovate with the film language,” Liu says. “We hope the audience will see the artistic exploration involved in the film.”And explore he did. The visual quality of the production can be described as phantasmagoric and dreamlike. Filmed almost completely in black-and-white with low-key lighting, the frames recall Chinese ink-wash painting. This quality is only heightened by the expected long shots overlooking the mountains and rock forests, anchoring the characters in the environment. At the same time, Mì Xīnjūn’s 宓鑫君 camera also moves along with the soldiers on their grueling odyssey in handheld long takes, as if a brush traversing rice paper. Although the overall lighting could have been a bit brighter, the scenes underwater and inside caves are beautifully lit. “I wanted to make a Chinese-style freehand brushwork film with poetic qualities (中国化诗意写意电影 zhōnɡɡuó huà shīyì xiěyì diànyǐng),” says Liu.
If the story drags in places, it’s because there’s hardly any story there to begin with. The concise 90-minute running time and painting-like compositions, albeit smoothly pieced together, come at the expense of plot and character — but perhaps by design. Not only does the script endow the characters with no inner life whatsoever, but audiences can hardly even distinguish them. The black-and-white, high-contrast cinematography reduces the muck-daubed soldiers into hazy silhouettes, so much so that when the Beijing jury chose Beyond the Skies for the Best Leading Actor award, they opted to present the honor to the entire male cast.Nevertheless, the script doesn’t confine the characters to sheer collectivism, nor is it all about patriotic bombast and heroic duty. “The narrative is relatively simple, but there’s a philosophical idea behind it,” Liu suggests. Just as in Chén Kǎigē’s 1986 film The Big Parade, Liu also questions unthinking chauvinism. One of the soldiers is caught in the act of desertion; another explains that he joined the army only to earn dowry money; and at different points, all of them ponder whether their sacrifice is worth it, making the characters more relatable than in usual Chinese war films. “The shedding of human blood in war sheds light on humanity,” reads the film’s poster. When an unarmed and injured KMT soldier begs for his life to be spared, he cries, “I’m one of you.” Such an antiwar ethos and humanistic lament pervade the film.Brilliantly understated, expressive, yet highly ambiguous, the ending proves reminiscent of the 1984 classic Yellow Earth, a film that revolutionized Chinese cinema and launched the Fifth Generation of Chinese directors to fame.In trading an elaborate plot for technical brio, Beyond the Skies can feel like it’s made for film aesthetes to wallow in. But there’s an undeniable imprint of poetic sensibility and artistic imagination. Liu is aware of the online discussion surrounding his film, the good and the bad. Rather than being discouraged by his critics, however, he wants more discussion — and more criticism.“There is no pattern or standard way of making films,” he says. “We as filmmakers should take risks.”Beyond the Skies is available on Bilibili. Originally published on The China Project.
《云霄之上》真的是一部值得支持和称赞的电影。
这部用300万的成本所呈现出的诗歌般的视听效果,比某些好似大喇叭喊叫一样的电影要更真切更触动人心。
能感觉到主创们真的有心去触摸这些战士们的内心。
看过很多讲述孤军奋战的电影,这些电影大多都是慷慨激昂的悲歌,让人热泪盈眶,情绪喷薄而出。
但《云霄之上》的表达则十分克制,那些热血也好,恐惧也罢,所有的这些情绪都透过粘稠的浓雾和阴冷的河水一点点浸入到观众的毛孔里,直到我们成为这孤军的一部分。
黑白的影像在片尾被瓢泼的血雨打破,汇聚成我们熟悉的那抹红色。
这些血滴中不仅有崇高的理想,还有活生生的人,他们中有的想要找到父亲,找到妻儿,有的只是想活下去。
一群群这样的人,一团团星火,才使那抹红色有了不一样的意义。
真的希望有更多的电影去了解他们的过往,不仅仅是他们的信仰和坚守,还有他们的脆弱、恐惧、迷茫与痛苦。
《云霄之上》与传统主旋律战争电影相比,它几乎是反其道而行之的,但看完,我仍旧觉得这是一部不能错过的战争电影,这是为什么呢?
大概是因为其“残酷与诗意”并存的美学风格。
1、色彩设计与长镜头 看完之后,查了一下才知道导演是中国美术学院教授,怪不得电影呈现出了一种与中国山水画一般的诗意。
影片在浙江取景,南方山水天然给影片增添了一种神秘,配合低纯度色彩、自然光加上长镜头摄影方式,我们仿佛跟随红军战士穿行在一幅水墨山水画中。
虽全片是低纯度色彩,但随着故事发展,色彩也随之发生细微变化,直到最后那一场红色的血雨,悲壮之感油然而生。
2、方言台词设计 为了更贴合现实,影片全片采用了台词方言。
方言的加持,可以说是提升了影片的质感,我们能感受到一种真实力量的表达。
7
自从2020年疫情以来,实体电影院经营困难,院线电影面临着拍摄数量大幅减少、档期屡屡调整、票房缩水等实际问题,不少从业人员都在呼吁救市的重要性。
然而,也有不少人有着不同的看法。
近年来受短视频的冲击,观众已经越来越没有耐性集中1-2个小时的注意力去观赏一部电影,他们更喜欢那种精彩镜头的剪辑,或者几分钟看完一部电影的短视频。
于是,《指环王》在多年后的重映居然收获了一大波年轻人的差评,理由是“三个小时居然还没有讲完一个故事”、“铺垫太多,不够精彩刺激,反转太少”,要是短视频里的短剧,五分钟的时间里就已经放入了不下两个反转了,且全程都是强刺激的镜头和台词。
所以,不少人在唱衰影视行业,认为在这个全民皆可博主的时代,只要一部手机,每个人都能拍摄出精彩的故事,完全不逊于专业人士。
但我在看完《云霄之上》之后,再一次坚定了一个观点:电影的存在是无可取代的,《云霄之上》完全体现出了电影这种顶级视听语言的魅力,是追求短、平、快的短视频,永远也无法企及的。
获得2021年北京国际电影节“天坛奖”最佳影片、最佳男主角(集体)、最佳摄影三项大奖的《云霄之上》,是我看过的气质最为独特的战争片。
这部影片有一个重要的价值,就是展示了电影的主题性与艺术性是不矛盾的。
故事取材于红军“挺进师”的真实历史,讲述了1935年,年轻的红军战士洪启辰从死人堆里爬出来之后接到军令,必须在48小时内炸毁敌人的弹药库,以挽救300多名战友的生命。
这是一条赴死的军令,他开始在危机四伏的群山里集结战友,带领伤残的同泽和敌人进行着艰苦的游击战争。
同时洪启辰还经历着战友们对于为何赴死的拷问,和大家相继死去的困境。
时间一分一秒过去,任务似乎越来越不可能完成。
有人因为信仰而选择坚持,有人忠于使命而毅然牺牲。
故事并不复杂,近年来也不乏战争题材的电影同样不再聚焦于大的战役或是出名的英雄事迹,而是将视角对准战争中的普通士兵,体现人性在战争中是如何被摧残和锤炼的,《云霄之上》的特别之处在于,它跳出了以往主旋律战争片的叙事方式和视听语言,做出了崭新的尝试,成就了一部令人耳目一新的作品。
从叙事方式来说,影片从始至终都在避免将英雄“神化”的举动,而始终在展现他们普通人的一面,他们并不是生来就对信仰坚定不移,他们也有家人,也有牵挂的人,也想过放弃。
有人想着回家收麦子,有人也接到了炸毁弹药库的命令却不想执行,有人当兵不过是为了给阿姐赚嫁妆,他们一开始都没有准备为了当兵这份“差事”献出自己的生命,但当看到田园被毁、战友一个又一个地牺牲在自己眼前的时候,他们终于切身体会到了“信仰”这个词的力量。
“为了让人们都有选择的权利,这就是我们的信仰。
”而他们,看似没有选择,实则是在选择为这样的信仰而战。
从高大全的英雄主义叙事风格向人性化的风格的转变,也更能让身为普通人的观众共情,它让我们相信,我们每个人,都能成为捍卫信仰的英雄。
更让我惊艳的,是影片的视觉表达,每一帧画面都美得像一幅画,一幅充满了中国诗意之美的水墨画卷,让人根本想象不到本片的成本仅仅300万,而且全部都采用了实景拍摄。
作为一部弘扬和传承浙西南革命精神的电影,影片在浙江丽水市龙泉取景,这里也是当年红军的作战地。
这里人迹罕至,现在依然保持着原始森林的地貌,有一个几十公里长的山峡水库,很适合长镜头拍摄。
而电影里四处流窜的青蛇和成群的飞蛾,也不是电脑制作的特效,是真实地活跃在拍摄现场的生物。
而片中的演员们都采用了浙江方言配音,实地实景+本地方言的配置,也让观众很快地得以融入进当时的历史情境之中。
如果说以往的主旋律战争电影的主视觉是热烈的红的话,那么《云霄之上》的主视觉就是沉郁的黑。
影片一改战争片用快速的动态运镜和刺激血腥的作战镜头去展现战争残酷一面的传统手法,更多地采用长镜头和静态的画面去对比展现战争的惨烈和悲壮。
影片的一开始,观众听到的是寂静的山林里溪水淙淙,偶尔传来几声鸟啼,一个长长的镜头推过,在小溪深处,堆满了红军战士的尸体,漫长的寂静,让人忍不住寒毛直立,渐渐地,那个死人堆动了,一个红军战士艰难地拄着枪站了起来……远处,寒枝寂静,一条细细的青蛇嘶嘶地吐着信子,在无声地窥视着落单战士的一举一动,暗喻着他所处的环境中存在的危险。
这一段长镜头,体现出了影片画面的精致和审美的高级,这种无声的留白,胜过千万个震耳欲聋的战争场面,用水墨的、写意的方式去展现残酷战争的拍摄手法,是两种气质迥异的特质的结合,呈现出来的效果,很克制,也很唯美。
影片从头到尾都采用了黑白的镜头语言,没有运用乐器合奏而成的强配乐,而是采用了水声、芦苇荡里的风声、动物鸣叫等自然的氛围音效,让我有种沉浸式观影的感受,仿佛也体会到了执行必死任务的战士们心中的悲怆和恐惧。
因为敌众我寡的客观事实,战士们很难坦然地行走在阳光之下,他们常常是静默地,躲在山洞里、树林中,在黑暗中悄悄地行动,整部电影也在不遗余力地用视听语言展现当时这种肃杀和压抑的氛围。
这也使得画面中偶尔透露出的一丝光明,像是湖上的月光、洞外的一缕阳光、林间丝丝缕缕的光影,显得是那么的珍贵和令人向往,它似乎道出了这些大多数年龄还不满20岁的战士们,是什么样的信念让他们愿意牺牲小我,去保护我们的世界。
因为身处黑暗的人,必将百倍、千倍地向往光明,并为此而战。
战士们循着光走出山洞,带着必须完成任务的决心从容奔赴战场,山洞外的光明与山洞内的黑暗形成巨大反差,战士们“向光而行”的使命感跃然纸上。
就像《孤勇者》里唱的那样:“谁说站在光里的才算英雄。
”电影这门光影的艺术诞生于西方,所以很多东方的电影作品在拍摄手法上还是不免受到西方的经验影响,《云霄之上》虽然算不上大制作的完美作品,但它在表达方式上的探索,体现的是中式的诗意美学。
如果说《我的祖国》里的“一条大河波浪宽,风吹稻花香两岸”是用歌唱出的诗情画意,那么《云霄之上》就是用影像呈现出了家园的美好和战争的残酷,湖上渔歌唱晚,鱼鹰停在船上,芦苇荡里风声潇潇,远看浪漫,近看却在其间发生着紧张的战斗,两相对比之下,更凸显出和平的珍贵。
这些精心雕琢设计的镜头语言,值得再三地回味,它体现的是人类的思想之美,而非粗浅的感官刺激,而这,就是电影存在的意义。
主编温静导读:正在全国艺联专线热映的以弘扬浙西南革命精神的战争题材电影《云霄之上》引发观众广泛热议。
这部体现人性以及人与战争关系的诗性电影在大片云集的银幕可谓是“特立独行”的存在,全片浙江方言、水墨淡彩的影像、山水画的视觉质感带来浓郁的代入感、沉浸感、回味感深深触动着我们的内心深处。
来源:CMNC—主编温静文/朝明“原来战争片,也可以拍出文艺片的惊艳” “‘反套路’的主旋律电影” “这一次,没有炮火轰鸣、没有血流成河,却依然真切地触碰到了我”“听觉视觉的双重新鲜感,很不一样的一部战争片”......念念不忘,必有回响。
正在全国艺联专线热映的以弘扬浙西南革命精神的战争题材电影《云霄之上》引发观众广泛热议。
这部体现人性以及人与战争关系的诗性电影在大片云集的银幕可谓是“特立独行”的存在,全片浙江方言、水墨淡彩的影像、山水画的视觉质感带来浓郁的代入感、沉浸感、回味感深深触动着我们的内心深处。
浙西南是较早由党领导武装起义的地区之一,历经23年持续不断的革命斗争,在中国革命史上有着重要的地位,特别是浙西南人民用鲜血和生命铸就出的“忠诚使命、求是挺进、植根人民”的伟大浙西南革命精神,不仅诠释着党的初心使命,也是留给我们的宝贵精神财富。
由浙江影视集团、中国美术学院共同出品,中共丽水市委宣传部联合摄制,刘智海执导的《云霄之上》以1935年浙西南挺进师战略转移的真实历史事件为蓝本,以真实、细腻的笔触让镜头聚焦战场上的“无名之辈”,以“守正出奇”的叙事风格、诗意表达、美学呈现让伟大的浙西南革命精神传承于当下。
这部影片在第十一届北京国际电影节一举斩获“天坛奖”最佳影片、最佳男主角、最佳摄影三项重量级大奖,并入围上海国际电影节、加拿大多伦多国际电影节、日本京都国际电影节、丝绸之路国际电影节、长春电影节、澳大利亚金考拉国际华语电影节、日本冲绳国际电影节等国内外知名电影节展。
不同于其他同类作品,《云霄之上》将目光锁定在浙西南游击战中,在这个少有影视作品涉猎的领域,导演和演员们用很巧妙的方式将冲击力放大到了最大化。
这部影片也被专家学者誉为“国产诗性战争电影的初声,将赞颂孤勇和信念的故事,投置到浙南湿气缭绕的密林、高山、溪涧里,用水墨淡彩的影像去发酵,就使它凭生了多义性,是一部中国影坛没有出现过的战争片。
”
当前,新主流影视创作步入又一高峰期。
怎样表现重大历史事件,如何写好波澜壮阔的中国革命史,如何更真实地展现革命英雄主义,赢得广大观众特别是青年观众对革命历史题材作品的喜爱,的确是时代赋予中国电影人的使命。
带着对“无名英雄”的敬畏与情怀,《云霄之上》进行了勇敢且突破性的探索。
小战役不小 “真实还原”生动展现伟大的“浙西南革命精神”中国近代浴血奋战的革命历程是文艺创作的源头活水,史诗般的革命,呼唤史诗般的作品。
而对历史史实的真实把握直接决定了作品的完成度。
云霄之上,绽放光芒。
在璀璨的革命版图中,浙西南作出了独特而重要的贡献,因为革命者的顽强坚持,浙西南红旗始终不倒,并在极艰苦的条件下,浙西南游击队不负使命,不负嘱托,为策应中央红军长征作出了重大贡献。
守好红色根脉,赓续信仰之光,讲好浙西南革命精神的党的故事,《云霄之上》 主创团队通过深入挖掘考究浙江独具代表性的发生在浙江大地的重大革命事件为依托,取材自浙西南革命历史史实,通过一支被打散挺进师小分队在群众帮助下完成任务为大部队争取时间的故事,诠释着挺进师战士涌现的“忠诚使命、求是挺进、植根人民” 的“浙西南革命精神”。
影片中,我们看到,面对恶劣的自然环境和政治环境,肩负使命的挺进师战士们没有半点气馁,始终保持昂扬向上的精神状态,始终秉持勇猛前进的挺进姿态,顽强战斗在崇山峻岭之间,他们失去外部联系依旧独立斗争,硬是在敌人眼皮底下,打出一片属于自己的天地。
在笔者看来,《云霄之上》不是扁平的历史叙事,而是用一个个生动鲜活的人物支撑起的叙事,润物无声之中饱含铿锵之力,没有炸场特效、没有战争大场面镜头、没有剧烈的冲突,我们看到了山水间的涌动,几位青壮汉子,在孤悬一线的状态下,以小博大坚守阵地、坚持初心,以平凡的举动抒写信仰的力量,我们也感知到了真实所带来的震撼。
正如浙江影视集团制片人张凡凡在采访时所言:“那群在赴死还是求生中抉择的战士,平均年龄几乎不超过20岁,20岁做出不凡的人生选择,按照现代人的一些想法是不可思议的,所以影片所呈现的并不是说教,也没有刻意拔高,而是基于真实的历史人物做到的真实还原,因为真实的力量是非常大的。
”正视历史、坚持真实,既细心地重构往事,又做出了生动而富有史诗意味的创作实践。
值得一提的是,《云霄之上》对于历史的还原度较高,浙江故事在发生地取景,全篇南方方言,这种真实感带来的艺术张力让影片更具感染力。
在张凡凡看来,使用方言还是基于历史还原的考虑:“从主创到演员,从拍摄地再到故事发生地,再到语言,可以尽情地体现地地道道的独一无二的浙江特色。
”
平凡人不凡 以小见大,微观视角诠释信仰之路,彰显人文关怀革命历史题材影视剧首先是文艺作品,艺术价值和审美追求是题中应有之义。
一部《云霄之上》,48小时殊死对决,让人屏住呼吸,热血沸腾。
《云霄之上》遵循一般历史正剧创作的“大事不虚、小事不拘”原则,以现实主义精神与浪漫主义手法,既尊重革命历史、再现革命历史,也提升着艺术水准,将革命精神的精髓进行艺术转化,把生动鲜活的形象、感人至深的故事展现在公众视野。
张凡凡表示,《云霄之上》在希望和平的大主题之下,以普通战士的真性情为小切口,以微观的视角展现信念之路。
于是,我们在影片中看到,年轻的红军战士洪启辰接到军令,必须在48小时内炸毁敌人的弹药库。
这是一条赴死的军令,他开始在危机四伏的群山里集结战友,带领伤残的同泽和敌人殊死搏斗。
同时洪启辰还经历着战友们对于为何赴死的拷问和大家相继死去的困境。
一分一秒过去的时间里,有人因为信仰而选择坚持,也有人忠于使命而毅然牺牲。
精神内涵与精神向度的把握决定着创作的立意,而成熟的叙事艺术特别是叙事结构、戏剧冲突、人物关系、细节悬念等的精心把握则是实现立意的基础。
《云霄之上》在叙事艺术经验上颇见匠心。
不同于宏大的历史叙事,《云霄之上》从个体角度出发呈现历史,它所要讲述的事件极为简单——炸毁敌军武器库,在完成这一任务的过程中却发生了诸多波折,从而牵动不同人物的命运。
而48小时炸毁敌方弹药库的命令,不仅考验着战士们的作战能力,更考验着他们的人性抉择。
生与死的矛盾心理,信仰转变到铸成全过程,影片在战争之外给人带来深沉的思考。
此外,该片通过寻找、集结、闯关、完成使命等建构,细腻刻画人物的情感,体现挺进师内在的精神力量,显示出较高的思想旨趣,较好地把握了英雄的平凡与崇高、个人情感与革命情怀的相互关系。
“残酷的战争年代,信仰是一个军人内心的终极关怀,自我意志则是他们抵达信仰的路径。
”《云霄之上》导演刘智海表示,全片在诗意画境中筑就人性的生与死、残酷与坚忍,反思战争对于个体的影响以及对群体的意义。
可以说,以洪启辰为代表的挺进师战士,他们对国家前途、民族命运的忠贞选择,他们志存高远、胸怀天下,他们用青年人独有的方式探寻新希望,他们更是中国共产党苦难辉煌的群像写照。
《云霄之上》让我们既感受到强烈的思想震撼,也获得了雄浑悲壮的审美体验。
此外,该片更加注重细腻、委婉、深情、动人的情感渲染、人性剖析和对人物独特性格的揭示。
剧中那些随处可见的生动的细节捕捉,不但让观众能见史见人,更让人物有情有性,让历史叙事有厚度又有温度。
诗意性为质感 以文献式老胶片的视听营造开创新流派《云霄之上》的一大特色是,让故事情节与电影场景形成细腻的互动,创造出影片主题内涵在山水景致中的诗意表达。
特别是全片以文献式老胶片的视觉营造年代质感,突出山、水、人的诗性质感,全片在诗意画境中筑就人性的生与死、残酷与坚忍。
基于《云霄之上》塑造了在异常困难情况下保持信念完成任务的红军战士群像的故事情节,在电影制作方面,主创团队以低纯度色彩、自然光及现实主义的电影摄影方式,探索战争题材影片的长镜头运用以及镜头焦点介入影像叙事的视觉语言,而摄影机运动与演员表演的互动、明暗影调的控制,以及各种调度等,都让电影尽量接近真实的环境、真实的人物。
再比如拍摄时使用过度曝光山洞外景设定,来创造光明的氛围。
山洞的内景使用低照度,用明暗大反差形成并强化那种压抑的环境。
这些镜头将山洞里战士们的这种红色精神的忠诚使命感展现得非常到位,为演员逐步展现角色心灵深处的内容建立了强烈气氛。
《云霄之上》运用吴语方言的设计,使地域色彩强烈,塑造人物形象鲜明。
故事主人公的视点,从客观到主观,声音设计也随着剧情虚与实的交织,编织出新的声音色彩。
本片中用氛围音效音乐来代替传统配乐,在情感连接上用同一个旋律为主基调和变奏,用小号来演奏,渲染出悲壮的情绪,升华着故事的主题。
与此同时,全片的台词和特殊音效都很少,更多的是来自山林间的真实声音,虫鸣鸟叫、湍急水流、风吹叶响,各种真实自然的背景音适时响起,静谧而紧张,把影片整体的复杂情绪感传达得淋漓尽致。
当下,新主流电影怎样更好地适应观众的高标准要求,无论是视听观感,还是光影建构都是一个非常现实的考验。
《云霄之上》不仅开创了艺术电影新流派,战争影片新风格,更让我们通过浙西南挺进师的革命故事,触摸历史记忆,赓续红色基因,汲取奋进力量。
而对新主流文艺作品的创新诠释与表达,正是浙江影视集团近年来不断探索和实践的方向。
云霄之上,是什么?
是生死抉择、是信仰力量、更是当下的美好生活。
承载着这样重大而深刻的主题,《云霄之上》却做到了大视野与小落点兼顾,大格局与小片段兼容,通过朴实而细腻的群像勾勒,绘就了浙西南挺进师和那个时代的革命英雄用生命书写的绝美华章。
而洪启辰为代表的年轻战士在当时正处在二十岁风华正茂的年纪,他们感人至深的英雄事迹,动人心魄的信仰颂歌,本身就是对当下青年人感受信仰伟力的最好课本。
影片现在正在全国艺联专线上映,走进影院一起感受信仰的力量吧!
6月17日,艺术战争电影《云霄之上》正式在全国艺联专线上映。
本片由中国美术学院电影学院教授、导演刘智海执导;浙江影视集团制片人张凡凡从电视剧领域转战电影;中国美术学院电影学院院长、知名电影人、《十七岁的单车》《蓝色大门》监制徐小明担任总监制;《气球》《撞死了一只羊》《塔洛》导演万玛才旦、《雪暴》导演崔斯韦担任监制;陈伟鑫、吴嘉辉、聂劲权、应林坚、林裔、陈文元、陈雨泽主演。
该片获得第11届北京国际电影节主竞赛单元“天坛奖”最佳影片、最佳(团体)男主角、最佳摄影三项大奖,并入围上海国际电影节、加拿大多伦多国际电影节、日本京都国际电影节、丝绸之路国际电影节、长春电影节、澳大利亚金考拉国际华语电影节、日本冲绳国际电影节等国内外知名电影节展。
影片取材于“挺进师”的真实历史,却采用了一个诗意的主题“云霄之上”,导演和编剧希望去探讨的,就是战斗的残酷和人性的温暖,因此影片中时不时地渗透出一种抒情性,苦难与残酷中始终有一丝拨动人心的东西。
这个故事是残酷的,但是决非绝望,因为有一种东西随着情节的展开在慢慢生长,这就是命令、责任凝结而成的那种“非如此不可”——我们知道,这是贝多芬“命运”的前奏。
英雄是一种命运,这部影片是讲述英雄的,但是整个故事在告诉我们,其实没有谁天生是英雄,所有这些战士本质上都是普通人,所有的革命者原本都是人民,他们只是勇敢地担当起他们的命运。
导筒本期带来《云霄之上》声音设计和配乐德格才让对本片的幕后深度解析,一同走近这部追求”虚与实的诗意质感”的华语文艺战争片。
《云霄之上》声音设计之 ”虚与实的诗意质感”
1.缘起 有一天万导(本片监制)电话过来说帮中国美院做个声音,我脑海遐想各种,万导在电话那头开玩笑说:“是一个主旋律战争电影,接吗?
”我说:“让他们发样片看看。
”我做过主旋律,也做过战争电影,但是美院做这样的电影?
当我看完粗片时,非常惊喜,在我看来它并不是一个主旋律电影,被强烈的风格化影像和质朴小人物故事所触动,尤其它在声音创作上有无限的可能性,决定了我痛快接手,并且在粗剪阶段进入声音创作设计。
2. 声音设计之概念 从写实到表意
(左德格才让 右边徐晶晶 在魔都SMG杜比全景声棚)首次和刘智海老师简短的微信交流,我问有没有一些对标的参考电影,刘老师也是开玩笑说:有点像荒野猎人感就好了。
我觉得电影气质在声音的叙事纪实层面,的确有相似之处。
但云霄之上有多次幻觉主观的表达是不同与荒野猎人的。
所以,我脑海里对这部电影的声音概念是虚与实的交织,客观与主观的交替,那么这部电影的声音不能那么实了,因为给我感受这群人来自五湖四海,共赴一个目的,在当下的社会境遇我觉得它更像是个童话,所以整部电影的声音从非常写实做到写意才符合这部电影的气质。
3.对白 吴语方言的设计,地域色彩强烈,塑造人物形象 一部电影有味道,除了视觉风格外,方言对白的设计,使地域色彩增强视听的气氛,有助于故事的推进。
本片中实际上是五湖四海的演员,但是故事发生地在江浙,统一使用吴语,还原历史桥段外,更重要的是会让人有带入感,带入那个区域的真实空间,敌我双方都是用同样的语系,两位男主是江浙籍演员,但为了达到这种视听空间真实性的统一,所有演员都作了ADR(对白自动替换),基本是一个准工艺大片。
同期由美院老师马晟老师录制,后期ADR则由徐晓晶老师负责,为了达到极致,以至于一个ADR录音和编辑前后辞退,花了5个多月时间一直在调整统一ADR(主要是抱怨工作强度大,版本多)。
因为是第一次的吴语影像呈现,刘导在ADR制作就比较苛刻,同一个演员由至少从三四个人去试音,最终选择最接近人物角色音质的。
一方面,配音人员的音色一定要接近每个人物的年龄感。
另一方面,在后期重塑这个角色需要真情实感,在某种程度来讲,对于非职业配音演员,都是一次莫大的挑战。
ADR在本片呈现中人物形象,产生地域色彩感会引领观众带入那个时空,进入那个故事,相信那个故事。
(徐晶晶ADR录制工作瞬间)声音整个制作加音乐周期一个月!
(按这个体量至少应该三个月)其实我发现我们同样在完成一个不可能的任务,像极了这部电影。
国美的老师同学们如同电影里的那些战士,废寝忘食迎头而上,加上疫情的不便,我是两次从北京到杭州,再到上海的SMG的杜比全景声去混录,像我正常这样的院线混录最少也得20天,幸好大量ADR的工作徐晶晶老师提前完成,不然根本不可能短短一个月完成,我们用的音轨达到500左右了,为了还原地域色彩感,配音演员也是浙江各个地方,也是为了体现挺进师来自江浙五湖四海,那些默默无名的小人物,所以光从ADR来而言,其实是个大工程。
我记得刘老师为了这种质感,非常严谨考究每种当地的方言,就打鱼妹来说,换了好几个人和音色去考量抉择,而且专门还请丽水话的老师指导,尽力口语化,力求达到本土语言的纯粹。
4.环境 环境声的丰满,使人身临其境 我一直在做电影声音中会强调环境声的重要性,因为环境声的丰满决定了电影感,而电影的画面有沉浸感、立体感,除了画面外,环境声的丰满和层次是实现这种空间感、纵深感、方位感的最重要的呈现方式。
《云霄之上》在这个层面其实难度是很大的,首先以黑白、非黑白的画面呈现出来的影像,它从场景层面看似雷同,比如丛林、溶洞、芦苇地、小镇、破庙、河流、要塞、田地、幻境等等场景,因为你的画面的色彩度明暗度的不同,从声音层面如何塑造场景,如何塑造气氛其实是一个很大的挑战。
开篇窒息的气氛、男主出场后层层危险逼近的气氛(恶劣环境、横尸遍野、苍蝇萦绕尸体、死尸还在滴血、被吊打的战友、紧追不舍的追兵、毒蛇(意向)等等),第一次溶洞里相对安全的气氛(老鲁在溶洞强忍伤痛给自己包扎伤口,用风吹溶洞的回声表现孤独无奈与迷茫,直到小哨子吹口哨的声来化解不安情绪。
)其实,每个场景我们都在做“层次”变化。
比如,老鲁所在的溶洞和众战士宣誓的溶洞,通过空间大小、声音元素的不同来区别,在设计环境时候,老鲁所在溶洞是相对小的,所以在混对白的时候也相对比后者要“干”一些,直到他从火堆走到洞口才能感受洞穴的回声,包括设计屋外不安的情绪渗透进来“乌鸦”,小哨子紧张的叫喊,以及炽热的知了声,也是为后一场田野间的混战做铺垫。
后者,在溶洞里设计了暗流的溪水、以及洞内泉水嘀嗒的声音、烹煮的声音、以及洞内的群鸟,为了区分两者气氛,后者特效来制作群鸟,不仅是为了画面呈现层次,也是声音来丰满洞内的动静,用这种气氛来渲染众人誓死的壮举。
(在预混棚指导四位学生林倩如、王文灿、龚毓琳、林海宏来编辑环境声设计) 5.动效与混录 实实虚虚,保真立意。
动效和混录有着非常大的关系,这也是我们一开始讨论这部电影的声音调性和风格,影像的独特风格,使我并不想作的那么实,尽管看上去像纪实,如果视听不能匹配画面就会显得苍白做作无力。
所以保真是为了一般观众的观影需求,立意才是我们想用声音来去表现意境,以及战争的残酷,毕竟这个美学不是《敦刻尔克》也不是《1917》。
它是属于这部电影独有的特质。
我们这边男主洪启程有两次幻景,第一次瀑布跳下悬崖掉入水中,我们设计了水中低频的运用,让男主预见死亡,在水下他发现到处漂浮的战友尸体前,我把所有的声音静默,先让他窒息片刻。
我通常给学生上课也强调,无声也是一种强有力量的声音,从声音设计来讲,看到某个画面,听到某个画面的声音。
听到某个声音,看到与之相应的画面。
听到某个声音,期待与之相应的画面。
那么我们把男主在水中挂了窒息的片刻处理成无声,下一个镜头的声音设计成枪林弹雨、激战惨叫声来强化战争的残酷,另一个方面,从男主的主观视角,加入了心跳声来营造紧张感,铺垫后面男主在尸体中穿梭中撞见了另一个他,达到紧张的极致,在此段落配乐也是随着他的情绪也是上升。
(配乐段落,接下来讲。
)
(第一次男主幻景)第二次的幻觉其实挑战最大,反复实验数遍,才做成现在的效果。
小哨子牺牲后把下雨的环境声抽离,把环境声(雨声雷声知了声加上EQ作闷作窄),只保留动效动脚步和气息声,男主的动效声空灵的(混响)、紧张气息声(很大),而虚幻的另一个他出现时动效是干的、实的、不发闷、不发空的,主观的男主越来越紧张,气息越来越大,被虚幻的他过来“碰”一枪干掉,此刻虚幻的他是没有任何气息的,他是一个虚幻,也是一个死亡的二次预示,用一声闷雷切回到现实世界。
我突然想起来《寄生虫》地下室基佑拿着石头紧张情绪的段落,崔太用在环境声(空气声)加了滤波器和混响等效果来做出不安的气氛,加重基佑的气息声来渲染这种紧张气氛。
所以说在混录的世界里没有绝对的一个标准,唯一的标准是它能否为剧情增色和叙事。
当然,在这点上刘老师和国美团队是大胆的,也是纯粹的,所以会让我们尽情地去创作,这是很愉快的,能真的带有激情的。
我们本身追求的视听方向也是表意为主,这或许会对习惯了惯有体验方式的观众与其说是个挑战,还不如说是个尝新。
或许,在某个层面我的创作有点偏私,在这么强大的影像呈现下,你的声音该如何发挥,如何在声音上匹配画面的诗意感。
我想到了阿巴斯,想到了他的《如沐爱河》,影片中明子到教授家之后,画外虚焦的车流声的“侵袭”,以至于他们俩对话时候,环境声越来越大,这些杂音效果,会让观众下意识的以为是后期出了问题,以至于大家会分辨这些杂音而忽略或关注对话,虽然阿巴斯从未公开聊这段设计,但其实就是阿巴斯电影自反方式的一种。
所以两次男主的幻景,也通过环境声和效果的特殊处理及混录达到一个反画面的效果,反而会增强了整体这段视听效果,尤其是第二个幻景从色彩和场景无法区分人物,那么就要从声音上大刀阔斧,我向来不会在意被外界干扰,这也是让我觉得做电影声音最吸引我的地方。
男主最后一次的幻景是血雨,也是色彩叙事最高光的时刻,我们在混录时,男主听见远处白匪弹药库的爆炸声后释然,此刻闷雷变为响雷,小雨渐变成暴雨狠狠打在脸上、身上、帽子上,气息声也渐渐从强到弱,到正常,完成任务男主终于可以闭眼甩下心中的包袱,此刻在某种层面死亡对他已经没有什么意义,因为他深知其他战友全部牺牲了,环境雨声设计成抽离,进入主观情绪世界,只听到雨声打在男主衣服上的声音,伴随着主基调的小号凄美旋律响起,“砰”一声枪响结束。
在这最后一枪上,曾多次和监制们讨论的非常激烈,有的觉得不要这一声,感觉还有一个希望的憧憬,但是我个人认为,最终这些默默奉献的战士,最终还是要尊重“牺牲”这个层面,我觉得全部倒下了,才更能懂牺牲对于当下的意义,所以我坚持下来这样一个设计,刘老师最后还是认可了这样的观点。
6.关于配乐,简约克制中推动情绪最初我拿到粗片工程时,是没有任何配乐的,我的感觉总是差了一点劲,因为整体基调都比较平,尤其画面感太突出的时候,感觉声音光靠声效还是不够,其实配乐的过程是根据听觉节奏去补气氛的过程。
所以我觉得首先不能煽情,不能用传统配乐来烘托,我想到最主要是需要体验感,想到了《老无所依》中混录师Skip曾说,这个片子在声音层面是反类型的,它以环境声、动效声来代替传统犯罪片中密集的配乐,让大家有种偷窥感、和追踪者有参与感。
所以在配乐编曲时候抛弃了传统一种编配方式,用氛围音乐来去营造这样的气氛。
比如渡河水鬼那场戏,就用了很多两级的频率来交织,低频的律动暗流涌动,高频刺耳递进提琴来去升华紧张感,也有人觉得这是恐怖片,没错,没有比战争更恐怖的,没有比在水下为了其他战友的安全,捂住战友嘴窒息的,现实就是那么残酷。
动效配合音乐,在水下中淡的段落,我们设计只做点动效,其他部分让给音乐来去烘托,一直到他们安全浮出水面,用木船的划桨声、对岸白匪的嬉闹声、还有喇叭播放的音乐(《龙华的桃花》)悠然飘荡在湖面…..
( 在美院移动作战,白天做声音设计晚上做音乐,渡江片段的音乐创作)一头白匪们在调戏打鱼妹,然而另一头的战士们却又人在水中牺牲,他们在树林间向牺牲的战友致敬告别,此刻第二次主基调的旋律缓缓响起,第一次是在破庙里战友们意见不合到小哨子肚子饥饿辘辘,我觉得那刻需要一点音乐,尽管它不能音乐性太强化,那刻需要一点温情,于是只是用了两轨PAD,一轨打底,一轨旋律(其实和小号旋律一样,只不过变速放舒缓)。
( 在鲁博文牺牲的时候,音效音乐全都Fade out,只保留照片上人的开口说话)其他部分的配乐尽力做到克制,迷雾森林中以低频Pad为主的氛围音乐烘托不安、危险、紧张,破庙里的战役,让音乐让出动效部分,手榴弹爆炸后,丁松柏完全进入主观世界,他感觉听不清其他战友的叫喊,那些喊声是模糊的,发虚的,而他被炸的耳鸣天旋地转,我们在混录时候把pan转了一圈,来营造这种眩晕感,来呈现他的痛苦。
芦苇铺里的配乐尽力做到苍凉悲壮,因为一个个战友开始倒下去,老鲁中弹临死前也是牵挂唯一的念想,那就是让洪队长拿出相片,此刻他也是完全听不清队长在喊什么,而是所有焦点在相片上,这也是呼应在溶洞里他介意小哨子碰他最珍贵的东西,一张照片,此刻我觉得从老鲁眼睛看到了他是多么想“活”着的动力,那么我觉得他内心是可以和照片上的亲人对话,尽管他没有开口,我让照片上的亲人们开口说话了“老鲁,爹爹….” 甚至小哨子牺牲了,洪队长在歇斯底里挖土时,音乐也是点到为止,把洪队长最高的情绪留给他的肢体语言动效。
音乐的设计一直是隐蔽的,或者说是收敛的,我想更多的是观众有参与感,因为一开始我在设计声音时候想到了之前玩的PSP游戏,忘了叫什么,类似使命召唤,其实也有参考过《末日不再》那张体验感,音乐不能光自己好听就好,而是能配合动效才是最好的。
很多时候,在动作戏的时候其实音乐更多潜伏的,让肢体动作脚步甚至气息放大,来破纪实感,让更加主观化。
(德格才让在指导小号的情绪演绎)
(让小号手邹子昊看大影幕来寻找感觉)
(最后用两种话筒(短枪Mic和U87)、两种演绎(带消音器和不带消音)来录制)沈队长的牺牲到宏队长的血雨是比较难配,需要我一次性看着画面和人物情绪铺到底,其中包含了两个人物内心的挣扎与坦诚,需要悲壮凄凉但不煽情,选择厚重的Pad音色还是比较符合,洪队长在确认弹药库被炸释然,闭眼的时候音乐也变奏到一个情绪变化(也是一个情绪出口),最终音乐淡下去消失,小号既是冲锋号,在此刻是孤独的,所有的战友都牺牲了,所以一开始旋律是用采样用做,后来在上海混录时,朋友叫了一个上音的小号手(邹子昊)来演绎,我让他在杜比全景棚找着感觉,陈申老师、马老师也不辞劳苦亲力录制小号,希望能捕捉到有肉有血的律动,我不希望他完全遵从我的旋律,当然规定的画面外,我更希望从他个人理解那些战士在那一刻的心境和感受,与是才有了溶洞宣誓的那段小号,也算是我唯一想音乐“煽情”。
(溶洞宣誓,群鸟飞舞,豪言壮语,悲凉的小号响起,将小号的Level渐渐推高) 即便是这样还是有遗憾,比如 沈队长和洪队长在配乐的音色上应该在反差更大一点,因为在芦苇地里的解释丁松柏的那段是沈队长的画外音,有些人认为那是洪队长,为此我们也是讨论激烈,这段画外音如何呈现为是“闪回”或“回忆”,有的支持用混响,有的则不,就要混的贴耳倾诉的感觉。
超现实绘画大师达利说:不要害怕完美,因为你永远也达不到。
至少我在声音设计和配乐尽力不留遗憾,也很感谢国美的老师学生们的信任,一个月完成了不可能完成的任务,至此观影者们也请多多支持这部纯粹的创作吧,有交流我们可以在直播和微博微信继续探讨,谢谢。
(主创左起松柏、德格才让、刘智海、徐晶晶、马晟)
云霄这种真实感可能来自于人物的形象感,在溃败的情况下到底该不该执行军令,有彷徨有挣扎有逃避,知难而不退才是军人的理想,不是传统意义上的主旋律电影,也不是纯黑白,主创团队说,消色处理为了能把人带入进去,像做了一场梦,影片中我最喜欢的细节在树枝上看似毒辣的蛇,最后却被串成了“烤串”,脆弱的受伤的蝴蝶,却用尽全力煽动翅膀,明知是扑火,却不畏惧炙热的飞蛾,跟随云霄之上,做梦一般,感受水、光、影、梦的力量。
后续会全国放映,希望大家都能支持这部诗性电影❤️
1、很有特点的电影,纪实电影,对那段历史做了很客观的转换,没有出现什么超级英雄,正面力量的艰难求生与自我怀疑,反面力量的强大,敌人的穷追不舍与多数的兵力。
2、红军长征时期遇到围剿与追杀只会比这个更加绝望,会有很多人动摇,也有很多人在死亡了绝望之间坚持了下来,我们国家的历史与希望就是来自于这么一帮“偏执”的人,我们远离了那段历史,所以会有很多人觉得不可思议,或者很多人因为现代生活中的某些立场没有客观的去解读那段历史,综上两点,两个极端的思想都是偏颇,因为一边带着谄媚,一边带着盲目的歧视~3、曾经解读过毛泽东的四渡赤水的战役,上述中国几千年历史,绝对可以说的上是经典战役之一,事实就是事实,没办法改变与诽谤;许多历史上的战争,在各种战争上,军队战斗意志力的培养是战争胜负的关键因素之一,历史上许多以少胜多的案例,失败的强势方多是临时拼凑,互相猜忌,战斗意志相当薄弱的,所以我们反推当年这帮红色战士,他们的战斗意志是何等的惊人,也许,但是民族危亡时刻无数人自愿树立自己一个坚定的信仰并投身极端运转的国家机器当中,献身与大局观因为历史的远去与当前社会的糜烂利己思潮,会让很多精致的利己主义者完全不理解他们为什么视死如归,我无法去为所有人的投降和生命权做决定,但是我们可以去尊重那些选择舍身取义的英雄,这部影片也没有避讳的展示出了投降与逃跑主义的人性,面对死亡求生的本能,是人之常情…4、影片的黑白色调算是一个特色,最近看过色彩比较丰富的法斯宾德的《劳拉》和阿基多的《阴风阵阵》都是对色彩运用比较特色的电影,这样水墨化的电影很有新意,同时也是对放映和观影的双重挑战,我比较推崇各种实验性电影,如果害怕失败,那么中国电影将死在人言可畏之下,于是在电影技术与艺术层面上的批评与讨论是弥足珍贵的交流,而超出这个层面,而说不出因果原因的讨论,是无意义且卑鄙的。
5、目前中国电影是很艰难,认得一个编剧朋友,他的学生在一个一个放弃,艰难的原因我是对艺术创作者们抱有巨大同情心的,在八股限制的创作逻辑下,做出改变与调整是很艰难的选择,另外一个准二线城市,一天只有不到十场电影,台前幕后又是一个艰难的双重挑战,我跑了大半个城市才找见一家影院的小厅,为了热爱,为了致敬,致敬视死如归的英雄,致敬电影的夹缝求生者,致敬热爱电影的朋友们…6、当前的部分污吏,对不起那帮信念者,从戊戌变法到今天120余年,无数奋勇者带着各自的主义,为国家与民族的崛起,放弃了自己活着的权利,我们不能忘却,而且他们不少人还未成年~
写了一篇长评,比较详细地阐述了为什么电影结尾完全扭转了我对电影的评价。
6月浙传场放映看的时候一直在想为什么片名叫云霄之上,知道看到海报中那个一行人攀岩而上的剪影,一下子也明白了,感受到最后Q&A中周老师提到的想传递的力量,刘导在回答这一问题的时候更是以一个历史的维度去解答,跨越云霄的人不过本身脸盲的我实在没记住人,说不上完全看懂故事……
除了风格就剩风格
Under the torrent of toppling, what drives us not to despair?
用主旋律题材做美学探索,影像确实不错,有些段落真有点杜琪峰的味道,但这种片子依赖故事和人物,光靠影像是不行的。
青天白日下,唯洞穴星火尚能识色。
2022 No.201 / 6.2 / 3172 Last:魔女2所谓诗性电影:文本七零八落,视听七颠八倒。
国产战争片中难得出现的文艺气质,不愧是中国美术学院的作品,摄影的确很有风格。
与其说《云霄之上》是一部战争诗意电影,毋宁说它是关于地质学的影像。在此我们或许能想象一种地质诗学,当人物行走在岩石、山脉、地层、云雾和洞穴与田野中,来自地质与地层内部的强度与延波悄然渗入生命内部。这其中既涵盖无机物(地层与岩石),亦包含着有机物(蛇、飞鸟与人类),身体与岩石的相遇构成了着自然-历史的共振。可惜的是,就在这样一种无限广延的地质场域中,导演对于人物的拍摄却显现出一种典型的剧场化倾向,生硬的斯坦尼康与长镜头看似在塑造诗意氛围,但实际上却阻隔了人类-地质的联通互动,诸多人物对话的戏份生硬得像样板戏。这归根结底源自于导演对蒙太奇的粗暴摒弃,诗意从来不是长镜头的附属产品,这样一种狭隘的诗意观导致影片丧失了一种超验与超然的感知,蒙太奇并非诗意效果的绝缘体,相反,它是无尽的连接、交互与共振。
就电影而言并不出彩,就像是在看上个世纪的黑白胶片电影,不过是高清版的。“十分”是为了致敬故事里牺牲掉的那些浙江人,那些在革命路上牺牲掉的中国人。🫡
终于去影院补上了去年北影节的这张电影票,作为2021BIFF竞赛单元最大赢家,一直期待本片上映,最后心心念去看了,有惊喜也有遗憾——最大亮点就是,摄影美学有很大野心也突破了以往主旋律抗战题材的俗套,闯出了一条“中国美院”式的电影美学范式。风格明显是向《1917》和《这里的黎明静悄悄》靠拢的,战争的残酷无情与人性的救赎紧密相连,长镜头跟拍让人身临其境一样真切(这种体验在之前的国产战争片里没有)。不足遗憾也是国片的普遍软肋——本子太弱了,再强大的美学构想如果缺少一个坚实的故事支持,最终也只是空中楼阁而已。但本片无疑是有借鉴和示范价值的,为后来者提供了另外一种拍摄思路,就是博采众长的国际化的道路,而非一味卖情怀打鸡血或者假大空。ps,排片不仅少而且上座率实在低,如果想看良心国片的影迷不该错过。
完成度蛮高,不过更出乎意料的是,现在美院电影团队这么能打,约等于一家不小规模的制片厂。
一部反商业的写实战争片,没有矫情的段落,没有英雄主义,存在的只有表现战争中最正常的事情---死亡。全片将画面的色彩调暗消色,用灰暗的色彩表达一个灰暗的时期,仅有点点彩色的微光能够照亮脸庞。画面的构图非常漂亮,但人物的调度上似乎有点问题,比较凌乱,再加上画面的亮度,看起来有点吃力,但亮度也避免了一些表演上的青涩。电影也使用了非常多的留白,这让前半段的节奏还是有点拖沓。最后落下的血雨是点睛之笔,自由是由一个个鲜活的生命换来的。
苏联美学。
《蛇之拥抱》既视感,越肩视角拍摄,低饱和摄影,方言对白催发出非一般的艺术腔调,剧本还是简单,抽出骨干不太能打,但作为主旋律战争片的新尝试,值得肯定和赞扬。
垃圾片。既没有商业片的精彩故事和场面,也没有正确价值观。故作文艺,脱离群众,侮辱先烈,侮辱红军。
重艺术表达轻剧情设计,无处不透出一种“我的艺术思想不是尔等凡人可参透”的高傲。。。北影节评委竟然还给了最佳男主角,莫不是眼瞎了?就说那段抽烟-递烟-抽烟-还烟吧,明显经验不足,两位冲锋陷阵的战士演得跟未成年人强行模仿成年人抽烟一样。。。
很有特点的意向表达…… 只是画面太黑了,临了人也没认全…
空洞,本质是很传统的普通战争片。开场人模仿蛇中断。最后下血雨和那句我们都是自己人有反战目的,然而敌人却只是一种关卡,从哨兵死后第一场遇袭就能看出敌人的道具化,这就跟血雨的表达完全相悖。这不是一部作者电影,只是为了更好的被注意到所以专门换了个新瓶子装旧酒
导演教了20多年书就这点墨水?